De todas las artes cinematográficas, no hay otra más infravalorada que el montaje. Todo el mundo ha oído hablar de él e intuye de qué trata, pero casi nadie entiende realmente su importantísima función. Por eso, tal y como hice con el también infravalorado maquillaje, mi blog está hoy dedicado al maravilloso arte del montaje.
El ultimátum de Bourne es vibrante, emocionante, y está llena de giros y shocks, igual que su montaje |
El cine habría durado poco así, pero, por suerte, el montaje entró pronto en escena. El francés George Méliès, el primer mago del cine, descubrió que para contar historias más interesantes necesitaba unir varias escenas. Su maravillosa Viaje a la Luna (1902), no solo fue clave en el desarrollo del cine fantástico, sino que pudo contar una historia completa durante un cuarto de hora gracias a incluir varias escenas en distintas localizaciones. Sin embargo, no se trataba todavía de un auténtico montaje cinematográfico, porque cada escena estaba rodada en perspectiva teatral, con cámara fija y un solo plano.
Asalto y robo a un tren termina con este potente plano de un hombre disparando a la cámara |
Fue el estadounidense Edwin S.
Porter quien descubrió la auténtica magia del montaje. Su The Gay Show Clerk (1903) mostraba a una mujer algo desvergonzada que
se sube lentamente el vestido mientras el zapatero, que no es de piedra, le
prueba unos zapatos. La novedad estaba en que, en vez de grabar la escena
entera desde una posición, Porter insertaba un primer plano de la pierna para
que el detalle tuviera más efecto. Parecerá una tontería, pero ese es el primer
paso hacia el cine que conocemos hoy en día. Aunque la verdadera evolución se
aprecia en Vida de un bombero americano
(1903), que ofrece un montaje paralelo que alterna las imágenes de los bomberos
camino del edificio en llamas con las del propio edificio, lo que contribuye a
la emoción. Con Asalto y robo de un tren
(1903), el primer western de la historia, Porter fue más lejos y establecía el
montaje de escenas filmadas en distintos momentos y lugares para conseguir la
unidad narrativa.
Los primeros planos de El nacimiento de una nación convirtieron a Lillian Gish en la primera estrella del cine |
Ya se había descubierto cómo
utilizar el montaje para contar historias más completas, pero no se había
explotado su verdadero potencial. Hubieron de pasar doce años para el auténtico
nacimiento del lenguaje cinematográfico. Se trató de El nacimiento de una nación (1915), un film épico tremendamente
racista y patriótico dirigido por el gran D. W. Griffith. Éste descubrió que el
montaje no se empleaba sólo para unir escenas, sino que podía ayudar a
transmitir mejor lo que quería contar. Un caso claro es el flashback, que mostraba
que el tiempo en pantalla no funciona igual que en la vida real. Pero su mayor
descubrimiento fue el efectismo de los primeros planos. Hasta entonces, el cine
se limitaba a mostrar a los personajes desde una distancia prudente que no
permitía apreciar sus rostros con claridad. El primer plano suponía acercar al
espectador al corazón de los personajes y que la identificación con ellos fuera
mayor. Si el público aguantó las tres horas de duración del film fue porque ya
no se trataba de meras historias de hechos, sino de historias de personajes.
Fue ello lo que ocasionó el surgimiento de las estrellas cinematográficas,
cuyos rostros eran por fin reconocidos y apreciados.
Kuleshov demostró el poder y engaño del montaje |
Pero la auténtica revolución vino
de Rusia. Vsevolod Pudovkin decubrió que el montaje podía utilizarse para yuxtaponer ideas; por ejemplo: una mujer y la lluvia reflejan tristeza. Esta idea estaba basada en los
experimentos de su mentor Lev Kuleshov, quien mostró la imagen de un hombre
junto a las de un cadáver, un plato de sopa y una mujer tumbada ante un público
que afirmó encontrarse ante una actuación brillante que reflejaba tristeza en
el primer caso, hambre en el segundo y deseo en el tercero pese a que la imagen
no cambiaba. Esto permitió a Pudovkin conseguir un gran dramatismo en films
como La madre (1926). Pero Sergei
Eisenstein fue más allá y afirmó que la unión de dos conceptos constituye un concepto nuevo que no se encuentra en ninguno de los dos. Su famosa El
acorazado Potemkin (1925) creaba una inquietante escena en la que un grupo
de civiles es atacado por fuerzas militares. Nuestro horror no venía del ataque
en sí, sino de la alternancia de escenas del enemigo, con un carrito de bebé
que cae al vacío, un niño alcanzado por las balas o una mujer que ha recibido
un disparo en la cara. Se trataba del “montaje intelectual”.
El acorazado Potemkin muestra el "montaje intelectual": la suma de las partes es más poderosa que las partes per se |
En sus orígenes, montar una
película consistía literalmente en cortar los negativos con tijeras y pegarlos
con cola en el laboratorio. Hoy en día, las innovaciones tecnológicas han
digitalizado este proceso, pero la idea sigue siendo la misma: crear la
película a partir del material grabado. Lo normal es que un rodaje de lugar a
decenas de horas de grabación entre las que hay que escoger las mejores tomas
para constituir un film que, a ser posible, no sobrepase las dos horas de
duración.
Y es que la diferencia entre un
buen y un mal montaje puede suponer el éxito o fracaso de un film. Solo ante el peligro (Fred Zinnemann, 1952),
por ejemplo, fue considerada el western más aburrido de la historia en su
primera proyección, pero un segundo montaje lo convirtió en todo un clásico. Y
es que el ritmo de una película es fundamental para su percepción: tanto un
ritmo demasiado rápido como uno demasiado lento pueden perder al espectador, el
primero por confusión y el segundo por aburrimiento. Claro, que ese puede ser
precisamente el plan: como su propio nombre indica, Speed: máxima potencia (Jan de Bont, 1994) busca un ritmo frenético que
aumente la sensación que conlleva observar un autobús
que lleva instalada una bomba programada para explotar si el vehículo disminuye
su velocidad a menos de 50 millas por hora, mientras que la taiwanesa Viva el amor
(Tsai Ming-liang, 1994) abusa de tomas largas que transmiten el desasosiego de sus tres
marginados protagonistas y la soledad de la gran ciudad. Y hablando de Taiwán,
a menudo se afirma que las películas asiáticas son lentas comparadas con las
europeas, que a la vez muestra un ritmo muy pausado a los ojos de EE.UU.
Situaciones frenéticas requieren montajes frenéticos, como en el caso de Speed |
El propósito de la mayoría de
películas estadounidenses es entretener al espectador, a lo que un montaje
rápido ayuda bastante. Ese es el ideal de un buen montaje en Hollywood. Muestra
de ello es que, con la excepción de la argelina Z (Constantin Costa-Gavras, 1969) y las británica Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), El paciente inglés (Anthony Minghella, 1996) y Slumdog Millionaire (Danny Boyle, 2009), todos los Oscar a mejor montaje
han sido concedidos a films estadounidenses que a menudo no aportaban novedad
alguna. Y, hablando de Oscars, conviene recordar que Annie Hall (Woody Allen, 1977) habría resultado un fracaso si su montador
no hubiera decidido centrarse en el personaje que da título al film, quien, en
principio, era solo una más. La película saltó a la fama y ganó 4 Oscars a
mejor película, director, actriz y guión original, pero el montaje no fue
siquiera nominado. Aunque en este caso no podemos culpar a la Academia, ya que
el visionado del film no refleja esa realidad. Una muestra más de la
invisibilidad de los importantísimos montadores.
Sin duda el cine de acción es uno
de los que más depende del montaje. Las persecuciones por Brooklyn de The French Connection (William Friedkin, 1971)
se benefician de los rápidos cortes, mientras que El ultimátum de Bourne (Paul Greengrass, 2007) ofrece un abrupto montaje
relacionado con la situación del protagonista (brillante Matt Damon), para
quien la realidad está fragmentada por sufrir amnesia. El montaje es
especialmente efectivo cuando se trata de contraponer dos bandos con distintas
motivaciones: ningún plano permanece demasiado en pantalla porque el espectador
no quiere perderse nada de información y a menudo suceden multitud de acciones
a la vez. Algo similar ocurre con films de aventuras como Robin de los bosques (Michael Curtiz y William Keighley, 1935) o bélicos como En tierra hostil (Kathryn Bigelow, 2009). En el
caso del cine de terror, la diferencia entre lo que se muestra y lo que se
intuye es clave, especialmente cuando el fruto del miedo es una máquina poco creíble
como en la mítica Tiburón (Steven Spielberg,
1975).
Musicales como West Side Story permiten un montaje arriesgado, pues el realismo es irrelevante |
Aunque no lo parezca, quizá es el musical el género que más se beneficia de un buen montaje. Los números
musicales de Gigi (Vincente Minnelli, 1958) o West Side Story (Robert Wise y Tim Robbins, 1961)
perderían mucho sin un montaje al ritmo de la música. Cabaret (Bob Fosse, 1972) va aún más lejos y alterna las brillantes
actuaciones de Liza Minnelli con la cruda realidad de la Alemania nazi. Sin
embargo, un abuso del montaje puede terminar convirtiendo la película en un
videoclip en el que nos cuestionamos que los actores sepan siquiera bailar,
como sucede con la excesivamente oscarizada Chicago
(Rob Marshall, 2002). A fin de cuentas, el montaje puede ser muy útil para simular
que alguien tiene capacidades de las que carece, como muestra Flashdance (Adrian Lyne, 1983), en la que Jennifer
Beals aportaba los primeros planos pero era una doble la que bailaba. El
problema es que al final todo se pone en duda, como comprobó Natalie Portman
tras diez meses de entrenamiento para su impresionante papel en Cisne negro (Darren Aranofsky, 2010).
Amores perros intercala las amargas historias de tres personas marcadas por el mismo accidente |
El montaje es especialmente
importante en films con varios hilos narrativos. En estos casos, lo normal es
rodar cada historia por separado y luego decidir en qué orden se colocan las
escenas para lograr el máximo efectismo. A menudo se alternan momentos más
calmados con otros más vibrantes para no abusar de ningún tipo de emoción.
Ejemplo claro de esto es Crash
(Paul Haggis, 2004), que refleja tensiones raciales, religiosas y sociales en un
caótico L.A. lleno de vidas que tropiezan las unas con las otras sin llegar a
conocerse. Y, claro, nada como un montaje hollywoodiense acompañado de una
bella banda sonora para hacer las delicias de los espectadores en comedias
románticas como la británica Love Actually
(Richard Curtis, 2003), en la que la felicidad y la tristeza nunca dejan de entrelazarse
para mostrar todas las caras del amor.
Dos en la carretera intercala con gracia y nostalgia doce años de intensa relación |
Pero el montaje más impactante es
aquél que juega con pasado, presente y futuro. El mexicano Alejandro González
Iñárritu es un experto a este respecto. Su “trilogía del dolor”, constituida por Amores perros (2000), 21 gramos (2003) y Babel (2006), gira en torno a personas afectadas por hechos graves ocurridos
en el pasado que han afectado a su futuro. El director juega con los flashbacks
para ir llenando los huecos del a menudo perdido espectador. Con un tono menos
trágico, Dos en la carretera (Stanley Donen,
1967) alterna cinco viajes de una pareja (geniales Audrey Hepburn y Albert
Finney) en las distintas etapas de su vida en un maravilloso retrato del amor y
el matrimonio. Por supuesto, en todos estos casos podría haberse mostrado un mero orden cronológico, pero la idea de cómo la vida es una serie de momentos siempre conectados influyendo los unos sobre los otros se perdería.
Memento (Christopher Nolan, 2000) da
un paso más y recurre a un montaje inverso (sí, empezando por el final y
acabando por el principio) para contar la historia de un hombre amnésico
(fantástico Guy Pearce) cuyo último recuerdo es su intento de evitar el
asesinato de su mujer. Para investigar los hechos, tiene que llenarse el cuerpo
de tatuajes que expliquen las averiguaciones que, de otro modo, olvidaría. De
este modo, la película nos sitúa en la mente del protagonista, tan perdido como
nosotros.
Memento juega con la memoria y la venganza |
Claro que luego están quienes
hacen todo lo contrario. Peter Bogdanovich afirma que las películas modernas
cortan demasiado, porque, si las interpretaciones son buenas, ¿a qué viene
cortar? Esta teoría llevada al extremo supone el nacimiento de El arca rusa (Alexander Sokurov, 2002), un
interesante aunque pesado experimento rodado en una sola toma en el que un
marqués realiza un viaje en el tiempo por el Palacio de Invierno de San
Petersburgo. Años atrás Alfred Hitchcock hizo lo mismo con la brillante La soga (1948), sobre dos jóvenes
(pareja gay, según apariencia, aunque nadie en la época lo habría admitido) que
deciden cometer un asesinato y celebrar una fiesta con el cadáver escondido en
un arcón, pero en esta ocasión se vio obligado a hacer algunos cortes casi
imperceptibles por motivos de duración de la cinta; no obstante, muchos
comentaron que la falta de montaje perjudicaba a la narrativa.
El brillante mundo futurista de Matrix debe mucho a un moderno montaje digno de la era digital |
El montaje es tan importante que a
veces cambia la propia esencia de una película. Ridley Scott nunca quedó
conforme el montaje que le impuso la productora, final feliz incluido, para Blade Runner (1982), con lo que decidió
reeditarlo cuando tuvo ocasión diez años después. Las escenas eliminadas suelen
ser fruto de curiosidad y añadidas en los extras. A veces eliminan subtramas
enteras, como en el caso de Star Wars.
Episodio III: La venganza de los Sith (George Lucas, 2005), en el que toda la
parte referente a la “Delegación de los 2000”, un grupo de senadores opuestos
al Canciller que se reúnen en secreto para comentar la situación, fue descartada
en el último momento para centrarse en el ascenso al mal del protagonista. Para
estrenar la saga de El Señor de los Anillos (2001-2003) Peter Jackson tuvo que renunciar a mucho material para
que cada película no superara las ya largas tres horas. Sin embargo, las
ediciones extendidas salieron a la venta en DVD y, para millones de fans, la
saga no se concibe sin esas escenas añadidas. Jackson es especialista en rodar
material de más: intereses económicos aparte, su adaptación de El hobbit será estrenada en tres partes
porque, al finalizar el rodaje, se comprobó que había horas y horas de
grabación.
Esta escena de El retorno del rey intercala una triste canción, unos soldados en misión suicida y el culpable masticando carne y cerezas, símbolo de vidas perdidas |
Montar una película no es tan
fácil como poner en orden el material grabado. Se suele rodar de más para
evitar la falta de material, con lo que montar una película requiere un
laborioso proceso de decisión: primero debe elegirse qué historia se quiere
contar y de qué modo, pues la misma trama puede desembocar en películas muy
distintas en función de lo que se quiera enfatizar, luego debe decidirse qué
escenas ayudan mejor a transmitir esa idea y, de haber varias tomas iguales,
cuáles son mejores en función de continuidad de elementos –a ser posible, que
los objetos no aparezcan y desaparezcan según plano como sucede en Blancanieves y la leyenda del cazador
(Rpert Sanders, 2012)– e iluminación (que no debería cambiar con cada corte como en Keep the lights on (Ira Sachs, 2012) y,
sobre todo, en función a la calidad de las interpretaciones, que a menudo se
pone por delante ocasionando los errores mencionados. En cualquier caso, el
montador no hace milagros y solo puede dar lo mejor de sí con el material que
se le ha concedido.
Bonnie & Clyde consigue que nos identifiquemos con dos ladrones gracias a los primeros planos |
Bonnie
& Clyde
(Arthur Penn, 1967) es un ejemplo de montaje perfecto en el que los primeros planos de
los protagonistas se ganan nuestra identificación mientras que el ritmo
trepidante de hasta diez planos por segundo convierte a los momentos álgidos en
todo un shock. En busca del arca perdida (Steven Spielberg,
1981), Matrix (Andy y Lana Wachowski,
1999), Snatch. Cerdos y diamantes (Guy Ritchie, 2000), Ciudad de Dios (Fernando Meirelles y Kátia Lund, 2002), Celda 211 (Daniel Monzón, 2009)
y Millennium: los hombres que no amaban a
las mujeres (David Fincher, 2011) son algunos films famosos beneficiados por el
montaje pese a que pocos de sus fans son conscientes de ello. Aunque quizá el
montaje más famoso de la historia sea el que convierte un hueso de una criatura
prehistótica en una nave futurista en 2001:
una odisea en el espacio (Stanley Kubrick, 1968), simbolizando con gran belleza la
evolución del mundo. El montaje es clave en la creación de una película, porque,
sin él, tan solo tendríamos una serie de grabaciones inconexas; sin él, no
habría cine.
© El copyright del texto pertenece exclusivamente a Juan Roures
© El copyright de las imágenes pertenece a sus respectivos autores y/o productoras/distribuidoras
© El copyright del texto pertenece exclusivamente a Juan Roures
© El copyright de las imágenes pertenece a sus respectivos autores y/o productoras/distribuidoras
Gran entrada, felicidades!
ResponderEliminarPor cierto, mil gracias por recordarme esa gran película de Keanu y Sandra Bullock xD
Un abrazo,
iRe ~ www.adnfriki.com
Has planteado una de las cuestiones más apasionantes en la producción de una obra cinematográfica. Jenaro Talens, Catedrático de Teoría de los Lenguajes de Valencia,nos hizo comprender que el montaje es precisamente el sujeto de la enunciación, aunque hay quien opta, y especialmente en Europa, por un cine de encuadre. Hay un film de Woody Allen en el que los personajes están entrando y saliendo constantemente de campo, pero hay muchos ejemplos del cine clásico en los que el autor monta el significado con escasos cortes, cuyo resultado es esa película lenta, que descansa en el discurso hablado y confía menos en el visual.Recuerda La soga, de Alfred Hitchcock, filmada con ocho planos-secuencia, ejercicio del que más tarde se arrepintió, como confesó a Truffaut.
ResponderEliminarEl tema que has planteado es tan apasionante que da para muchos y largos debates. Grandes cineastas ( Franz Capra, George Lucas o Alejandro Amenabar, por citar a unos pocos), obsesionados por el control de sus criaturas, han aprendido a montar para no depender de nadie, y culminar sus propias obras.
Perdón. Corrijo: Frank Capra.
ResponderEliminarMe cuesta mucho introducir comentarios.
Muchas gracias por tus interesantes aportaciones al blog. Supongo que te refieres a lo complicado que es comentar entre la cuenta y el captcha; error mio: ya está cambiado para que sea más sencillo.
EliminarMuy buena la entrada. Me encanta aprender cosas relacionadas con el cine, y cuando te empieza a gustar de verdad te das cuenta que no sólo son actores y directores, que hay todo un mundo detrás que merece la pena conocer.
ResponderEliminarSaludos!!
Gracias por pasarte. Eso es lo que intento demostrar con mis artículos dedicados a las técnicas cinematográficas. Por ahora, hay de maquillaje y montaje, pero poco a poco ;)
EliminarEl montaje... qué gran instrumento. Debo destacar la genial secuencia editada de Requiem por un sueño en el momento de meterse heroína.
ResponderEliminarTe agradezco mucho el haberle dedicado un espacio en tu blog al montaje. Además, he de darte la enhorabuena por haber hecho un resumen de la historia tan acertado, con ejemplos clarificadores, etc.
ResponderEliminarPor mi parte, también intento difundir y dar a conocer este arte un tanto «infravaolrado», como dices.
Un saludo,
Pablo.